Música del Clasicismo (1750 - 1820)

Música del Clasicismo (1750 - 1820)



MÚSICA DEL CLASICISMO (1750 - 1820)

El Clasicismo es el período que abarca la segunda mitad del siglo XVIII y primeras

décadas del XIX (1750- 1820 aproximadamente).

Nuevos ideales

La nueva filosofía que surgió en el siglo XVIII fue la Ilustración.

Se caracterizó por creer en la razón para la consecución de una sociedad más justa.
Proponía los ideales de la educación, la libertad política y el dominio de las fuerzas de la naturaleza gracias al progreso de la ciencia.

El despotismo ilustrado

La nueva forma de gobierno se conoce como despotismo ilustrado.

Buscaba el bienestar y la cultura “para el pueblo pero sin el pueblo”.

La burguesía fue aceptando las ideas de la ilustración, la cual fue en ascenso terminando con el poder de la nobleza (Revolución Francesa), acabando con las formas de gobierno del Antiguo Régimen y dando paso a los ideales de “libertad, igualdad y fraternidad”.

El arte del siglo XVIII

El Neoclasicismo fue una corriente cultural y artística que pretendió reponer la estética, el gusto y las normas de la Antigüedad clásica basadas en el equilibrio, el buen gusto y la mesura.
En la arquitectura se refleja por la línea recta y la austeridad y el uso de los órdenes dórico y jónico;
En la escultura y la pintura se idealizó la naturaleza y se volvió a los temas mitológicos.

En la literatura predominó el carácter didáctico

En música, a faltas de referentes, se trasladaron los ideales de las otras artes.



CARACTERÍSTICAS


  • Melodía clara, que busca la simetría.
  • Melodía articulada frecuentemente en 8 compases ó 16 (melodía breve y regular).
  • Transición de un ritmo a otro sin grandes contrastes.
  • Lenguaje plenamente tonal: unas notas son más importantes que otras, dependiendo del lugar que ocupen en la escala que forma la tonalidad de la obra. O, dicho de otra manera, las notas tendrán distinta importancia según la tonalidad. Por ejemplo, la nota “do” desempeñará un papel en la tonalidad de do mayor y otro en la de sol mayor.
  • Áreas inicial y final de la obra, estables y claras, con mayor tensión en las partes centrales.
MÚSICA  VOCAL (Profana)

En esta época triunfa la música vocal profana (en detrimento de la música religiosa).
Con ella también triunfará la música instrumental.

LA ÓPERA:
Durante el Clasicismo no podemos hablar de ópera sin mencionar al compositor Christoph Willibald Gluck.

Gluck: considerado el gran reformador de la ópera, al devolver a la música la función de subrayar la acción dramática y no la de estar al servicio de las habilidades virtuosísticas de los cantantes. Donde antes se adoptaron y gustaron más las ideas de la reforma de la ópera de Gluck fue en Francia.

(Virtuoso: persona que sobresale en la técnica de su arte.)

En esta época se mantiene la ópera seria, de temas generalmente mitológicos o históricos. 

Pero, en este siglo, surge otro tipo de ópera que se llamará "Bufa" (cómica). Es una ópera de carácter más popular que la ópera seria y su público será la burguesía. En este caso los temas son tomados de la vida cotidiana, a menudo cómicos y sentimentales. Mozart es uno de los compositores que destacan como compositor de ópera bufa.


MÚSICA INSTRUMENTAL 

Composiciones instrumentales

Las composiciones musicales que influyen en la música de este periodo de forma decisiva serán la sonata, así como la sinfonía.

SONATA: composición para un instrumento. Se compone de:

  1. Un movimiento rápido en forma de sonata.
  2. Un movimiento lento en forma de lied (2 temas) o tema con variaciones (1 solo tema
  3. Un movimiento semi rápido en forma de minueto
  4. Un movimiento rápido en forma de rondó.

SINFONÍA: es una sonata para orquesta. La estructura que sigue es exactamente la misma que la de la sonata. El compositor austríaco Joseph Haydn está considerado como el padre de la sinfonía habiendo compuesto un total de 104 sinfonías.

CONCIERTO: obra para instrumento solista y orquesta. Su estructura es la de la sonata, salvo que no tiene minueto.
Ejemplo: Concierto para clarinete y orquesta de Mozart.

Música de cámara: es la realizada por un grupo reducido de instrumentistas, uno sólo, dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto,…La agrupación de cámara más frecuente fue y es el cuarteto de cuerda (2 violines, 1 viola y 1 violoncello). Suele tener la misma forma y movimientos que la sonata.


FORMAS MUSICALES

La forma musical de una obra se refiere a la estructura que tiene. A cada parte diferenciada se le denomina con una letra mayúscula, siguiendo el orden del abecedario (A,B,C,D,...)
Algunas de las formas musicales más usuales del Clasicismo son:

FORMA SONATA
Formada por tres partes llamadas exposición, desarrollo y reexposición.

Exposición: Suele contener dos melodías distintas a las que llamamos temas (A y B).
El primer tema (tema A) está en la tonalidad principal y el segundo (tema B) suele cambiar la tonalidad para dar variedad a la música (suele cambiarse a la tonalidad de V grado). Dichos temas suelen unirse por un pequeño fragmento musical llamado puente. Y suele terminar con un final llamado coda. Toda la exposición suele repetirse.
Tema A Puente Tema B Coda

Desarrollo: Sección libre. Aquí el compositor transforma los temas de la manera que su imaginación y creatividad le permiten: emplear un solo tema y olvidarse del otro; entremezclar ambos temas; hacer sonar un nuevo tema; …Todo ello con todos los cambios de tonalidad que se le vayan ocurriendo o necesite.
Ejemplo: Tema B Tema nuevo C Parte de tema A

Reexposición: Se vuelve a tocar la exposición. Y ahora el segundo tema también suena en la tonalidad principal. Además, esta parte no se repite.

Tema A Puente Tema B Coda

La idea es ir alejándose de la tonalidad principal y volver nuevamente a ella. Aunque el esquema parece rígido, los compositores siempre trataban de ser creativos y no ceñirse estrictamente a él.
Ejemplo: Sonata en Do mayor K. 545, 1er. movimiento, Allegro. (W. A. Mozart).

Forma lied:

A B A (Coda)
La Coda es un final.

Forma minueto:
A A B(A) B(A)
C C D(C) D(C)
A B(A)
Ejemplo: Quinteto para cuerdas (dos violines , una viola y un violoncello) en Mi
Mayor, Minueto. (Boccherini)

Forma rondó:
Consiste en una estructura con una sección fija repetida entre la que se van
intercalando otros trozos, todos ellos diferentes.
A B A C A D …

Tema con variaciones:
Consiste en tocar un tema, a continuación , se vuelve a tocar el mismo tema pero
cambiando alguno de sus elementos (figuras, alturas, acordes,…). A esto se le llama
variación primera. Se prosigue con una variación segunda, tercera, etc.
A A’ A’’ A’’’…
Ejemplo: Cuarteto de cuerda en Do mayor Nª3 op. 76, Haydn, Adagio.


LA ORQUESTA CLÁSICA

Se establecen tres secciones: cuerda, viento y percusión. En la sección de viento era típico encontrar oboes, fagotes, flautas, trompetas, trombones y trompas, a finales de siglo se incorporó el clarinete. La percusión utilizó básicamente los timbales.




MÚSICOS IMPORTANTES

Haydn: Es uno de los máximos representantes del periodo clasicista, además de ser conocido como el "Padre de la sinfonía" y el "Padre del cuarteto de cuerda" gracias a sus importantes contribuciones a ambos géneros. También contribuyó en el desarrollo instrumental del trío con piano y en la evolución de la forma sonata.

Wolfgang Amadeus Mozart: Fue un compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia.

La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de seiscientas creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales.

Ludwig Van Beethoven: Que tenía sólo catorce años menos que Mozart, :el compositor dejó de ser un artesano al servicio de un patrón noble, que compone sus obras para ser oídas una o dos veces como mucho con motivo de alguna ocasión especial, para convertirse en un “artista”, es decir, un profesional cuyas obras se publican y venden en un mercado libre y que escribe para un público universal, para la posteridad, sin seguir los dictados de un patrón que lo tenga a su servicio.

Por eso, frente a las 101 sinfonías de Haydn, y las 41 de Mozart, Beethoven escribió sólo 9 en toda su vida, porque para él cada obra era única e irrepetible, y sentía que tenía que madurarla y corregirla el tiempo que fuese necesario, incluso durante años, hasta quedar plenamente satisfecho.


Ivson Studio | Iván Troya
Read More
Música del Barroco (1600 - 1750)

Música del Barroco (1600 - 1750)


MÚSICA DEL BARROCO (1600 - 1750)

La música del barroco comprende entre el siglo XVII y la mitad del XVIII, la palabra barroco tiene su origen portugués que significa perla de forma irregular.

La música barroca es el estilo musical europeo, relacionado con la época cultural homónima que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a (1600) hasta la ,muerte de Johann Sebastian Bach, en 1750.

Fue la edad de oro de la música: no había acontecimiento social en la que no estuviera presente. Si no había evento que celebrar, lo creaban ya fuera en una iglesia, en una sala palaciega  o en un teatro.

La etapa del barroco se caracterizó por el desarrollo de un arte que buscaba la perfección. Por encima de todo, procura causar asombro y maravillar al público. La música era adornada y creativa, ya fuera vocal o instrumental, religiosa o profana, nunca perdía su carácter solemne y ceremonioso. Su presencia en las celebraciones era imprescindible.

Es la época del apogeo de un instrumento grandioso: el órgano de tubos. Su sonido potente y solemne resulta espectacular y sobrecogedor. De esta época son los mejores artesanos de violines, llamados luthiers, los fabricados por Stradivarius son auténticas joyas.

Caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo, la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como: cromatismo, expresividad, bajo cifrado y bajo continuo, intensidad, ópera, oratorio, cantata, sonata, tocata, suite, fuga y la sinfonía.


CARACTERÍSTICAS DEL BARROCO

Barroco Continuo
es una base melódica o armónica que se realizaba a través de un instrumento, ya sea con un violonchelo o un clave sobre la que se hacía el resto de música.

El barroco musical se divide en cuatro etapas, cada una de diferentes características.

El barroco temprano (1580-1630)
La policoralidad típica de la música religiosa, en la que una sola voz aguda concentra todo el interés musical.

El barroco medio (1630-1680)
La nueva ópera pasó de ser un espectáculo aristocráticos entretenimiento de las capas altas de la clase media, gracias a la libre compra de entradas en los teatros napolitanos y venecianos.

El barroco tardío (1680-1730)
La plena adopción de las fórmulas tonales, a partir de la fórmula boloñesa y la extensión del estilo de concierto, aplicado a la ópera y a la instrumental.

La transición al clasicismo (1730-1750)
A finales del barroco hay varias tendencias estéticas: el estilo galante francés desde 1730, el desarrollo en Italia de la ópera buffa, la sonata y la sinfonía; el estilo sentimental (Empfindsamer Stil) alemán; Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), uno de lo hijos de Johann Sebastian Bach,es considerado el padre de la sonata clásica.




MÚSICA INSTRUMENTAL

SONATA
La sonata era una obra escrita para instrumentos solistas, denominándose dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etcétera, según el número de ejecutantes, originalmente en Italia se conoció bajo el nombre de sonata a una pieza para uno o más instrumentos que se hacían ”sonar”, generalmente instrumentos de cuerda y de viento. Por otro lado se llamaba toccata a una pieza que para ellos se ”tocaba”, caso del piano o teclado.


En música, hablar de sonata, es hablar de dos cosas: La sonata como obra o pieza y la sonata como "forma musical"

Sonata como Obra o Pieza:
La Sonata es una pieza musical que surgió en los últimos periodos del Renacimiento, su nombre significa "sonada", es decir, surgió como música alternativa a la cantada de ahí que su interpretación sea exclusivamente instrumental.

Ya en el Barroco se popularizó la sonata en trío (dos voces y un bajo continuo como acompañamiento).

Sonata como Forma:
La forma sonata recibe su nombre porque resulta ser la estructura utilizada para componer el primer movimiento, por lo general, de una Sonata.


¿En qué se caracteriza?

La forma sonata es una forma de composición muy utilizada, desde el Clasicismo, hasta la actualidad, no ha dejado de utilizarse y quizás sea por la lectura tan clara que tiene que incluso los no entendidos en música, son capaces de intuir esta estructura interna.

Es una estructura muy difundida y fértil y eso se debe, porque sigue la misma estructura de cualquier narración: Introducción, nudo y desenlace. Esta manera de ver la forma sonata era muy apreciada por los compositores románticos, casi como contar una historia.

SUITE
Es una composición instrumental integrada por movimientos muy variados, basados en una misma tonalidad, es una de las formas musicales desarrolladas en el barroco, un conjunto de antiguas danzas independientes pero que se escribían para ser interpretadas de una sola vez. A esta forma de composición le debemos la generación de una nueva forma de componer por grupos utilizando la canción y la danza como fuentes de construcción de la música instrumental.

CONCIERTO
El término deriva de la palabra concertare, que quiere decir contraponer cosas distintas. Es una forma compleja, normalmente de tres movimientos contrapuestos en cuanto al tempo. Según cómo intervienen los instrumentos el concierto puede ser:


Concerto grosso: en el que se establece un contraste entre un grupo de solistas (concertino) y el resto de la orquesta (tutti), que van alternándose en la interpretación de la obra. Destacan los "Seis Concerti Grossi" de Haendel o los "Conciertos de Brandenburgo" de J.S.Bach.

Concerto a solo: compuesto para un solo instrumento solista que contrasta con la orquesta. Podemos destacar a A.Vivaldi, al que se le atribuyen más de 300 conciertos para solista.


MÚSICA VOCAL


MÚSICA RELIGIOSA

ORATORIO
Es una composición musical o pieza narrativa de gran desarrollo para voces e instrumentos, de naturaleza dramática o contemplativa; basada en textos bíblicos, que a diferencia de la ópera sólo se cantaban los temas musicales, generalmente sobre un tema religioso. EL MESÍAS DE HAENDEL

CANTATA
Cantata, en música, es una composición vocal con acompañamiento instrumental, al igual que el oratorio se basa en pasajes bíblicos pero esta no cuenta una historia es si.

MÚSICA NO RELIGIOSA

De la unión de la literatura y el teatro nace la Ópera.

ÓPERA
La ópera nace en Venecia-Italia, es una forma musical profana, de carácter narrativo, es decir, cuenta una historia con representación escénica en la  que la música es elemento vital. Supone la unión de las distintas artes (poesía, danza, pintura, etc) y precisa para su desarrollo de un escenario, solistas, coro, orquesta y a veces ballet.


Libreto: Texto literario teatral normalmente en verso, que se toma como base para realizar una adaptación musical. Se suele dividir en actos y estos a su vez en escenas.

Partes instrumentales:

OBERTURA: Pieza instrumental introductoria, marca el comienzo de la obra, interpretada antes de levantar el telón, intenta llamar la atención del oyente. Suele anticipar el material de la ópera.

INTERLUDIO: Breve fragmento instrumental. intercalado entre los actos de las óperas, interpretado por una orquesta relativamente pequeña, centrada en las cuerdas.

Partes cantadas:

RECITATIVO: fragmento recitado a medio camino entre el texto hablado y cantado. En él se produce el desarrollo de la acción y suele ir acompañado de un bajo continuo. Existen varios tipos según su acompañamiento: secco (sólo con bajo continuo) o accompagnato (con toda la orquesta tb llamado arioso).

ARIA: pasajes melódicos solistas con acompañamiento orquestal, buscan el lucimiento del cantante, y en ellas no se desarrolla la acción sino que se utilizan para expresar emociones y sentimientos de los personajes. Los solistas pueden agruparse formando dúos, tríos, etc.

COROS: composiciones a varias voces que refuerzan la acción dramática.


La ópera se crea en el Barroco de la mano de una serie de intelectuales que formaban parte de la Camerata Florentina, en Italia. Orfeo de Monteverdi se considera la primera ópera.


Durante el siglo XVII la ópera se extiende por toda Europa. En el siglo XVIII la ópera se fija en dos grupos:

Ópera seria: Es la ópera de la aristocracia. Se caracteriza por presentar temas de carácter mitológico y de la Antigüedad griega y romana. Consta de 3 actos. El aria es la gran protagonista de esta ópera, en especial el aria da capo (ABA). Este tipo de ópera es donde se van a lucir los grandes cantantes. Un compositor de ópera seria es G. F. Haendel, que escribió muchas óperas, entre ellas Julio César.


Ópera bufa: Surge como reacción a la ópera seria y tiene un carácter más popular. En ella los protagonistas no son dioses, sino personas de clase media que critican a la aristocracia. Se realiza con economía de medios: pocos personajes, una pequeña orquesta y ausencia de coro. En la ópera bufa tienen gran importancia los caracteres nacionales y el uso frecuente de las lenguas vernáculas (la ópera seria es en italiano). Destaca La serva padrona de Pergolesi.

PRINCIPALES COMPOSITORES

Claudio Giovanni Monteverdi (Cremona, bautizado el 15 de mayo de 1567 - Venecia, 29 de noviembre de 1643) fue un compositor, gambista y cantante italiano. Marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. Es la figura más importante en la transición entre la música del Renacimiento y del Barroco.

Johann Pachelbel (Núremberg, Sacro Imperio, 1 de septiembre de 1653-ibídem, 3 de marzo de 1706) fue un destacado compositor, clavicembalista y organista alemán del periodo barroco. 

Antonio Lucio Vivaldi​ (Venecia, 4 de marzo de 1678-Viena, 28 de julio de 1741)2​ fue un compositor, violinista, impresario, profesor y sacerdote católico veneziano del barroco. Era apodado Il prete rosso («El cura rojo») por ser sacerdote y pelirrojo.

Georg Friedrich Händel​ (Halle, Brandeburgo-Prusia; Alemania 1685. - Londres; 14 de abril de 1759) fue un compositor alemán, posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la música del Barroco y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal.​ En la historia de la música, es el primer compositor moderno​ en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los gustos y necesidades del público,​ en vez de los de la nobleza y de los mecenas, como era habitual.

Johann Sebastian Bach (Eisenach, actual Alemania, 1685 - Leipzig, 1750) Compositor alemán. Considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos, Johann Sebastian Bach nació en el seno de una dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la música alemana durante cerca de dos siglos y cuya primera mención documentada se remonta a 1561.


Ivson Studio | Iván Troya
Read More
Música del Renacimiento (1450 - 1600)

Música del Renacimiento (1450 - 1600)


MÚSICA DEL RENACIMIENTO (1450 - 1600)

La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo del renacimiento, que poco a poco se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVI

Ahí surgió el humanismo, una cultura antropocéntrica, contraria al teocentrismo de la Edad Media donde Dios era el centro del universo porque todo lo que fue creado por Él, es dirigido por Él; entonces el antropocentrismo ve al hombre como el centro de todo, de ahí florece el individualismo de los artistas y el deseo de expresarse asi mismo a través de sus obras; que salieron del anonimato para resaltar libremente el talento e inspiración artística.


CARACTERÍSTICAS:

La característica más importante de la música renacentista es el desarrollo de la textura polifónica, es decir, es aquella que está formada por varias líneas melódicas sincronizadas (que suenan al mismo tiempo), pero independientes entre sí.

Dentro de las principales técnicas de composición podemos encontrar dos tipos de textura polifónica:



Textura homofónica
Es aquella donde dos o más voces se mueven a diferentes alturas (notas), pero con el mismo ritmo.



Textura contrapuntística (Contrapunto)
Es donde las voces se mueven de manera independiente. que sigue las leyes del contrapunto, y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano.




INFLUENCIAS EXTERNAS

Existieron una serie de influencias externas que generaron cambios y avances en la difusión y comunicación de la música, como lo fue el gran desarrollo económico europeo que facilitó la movilidad de los músicos y el intercambio de sus ideas.

La reforma Luterana y la contrarreforma católica tuvieron repercusión en la evolución musical y fundamentalmente la invención  de la imprenta, creada por Gutenberg en 1440, aunque las primeras partituras fueron impresas por Petrucci en 1501.



MÚSICA RELIGIOSA 

La música sigue cumpliendo un papel muy fundamental dentro de la religión en cuanto a la difusión del evangelio y las costumbres litúrgicas.

Dentro del género religioso tenemos tres formas musicales:

MISA
Es una composición coral (coro), que mueve la música a secciones fijas de la liturgia eucarística interpretada en latín.
Esta forma musical para ser considerada completa incluye seis secciones, que juntas forman el ordinario de una Misa:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

MOTETE
El motete es una composición polifónica que se cantaba en las iglesias, sus temas son comúnmente bíblicos y se expandió como pieza vocal polifónica sin acompañamiento (a capella), de carácter dramático e imitativo.

CORAL
El coral es una composición sencilla de textura homofónica cantada en alemán la misma que será la expresión musical de la iglesia protestante.


MÚSICA PROFANA (Música no religiosa)
Se desarrollaron los estilos nacionales, estos son formas de música vocal de estilo propio de cada país cantadas en lengua vernácula (propia de cada país)

MADRIGAL (Italia)
Es una textura polifónica a 4 o 5 voces donde la música se adapta al sentido del texto, destacando su valor descriptivo, es decir, si el texto es alegre la melodía será alegre y viceversa.

VILLANCICOS (España)
Es una forma musical de textura homofónica a 4 voces, composición cuyo nombre significa canción de villanos (campesinos que viven en villas), se cantaban en las villas y se recopilaban en libros llamados cancioneros.

LA CHANSON (Francia)
La chanson es una textura polifónica a 3 voces, este estilo nacional que adopta un texto único y una escritura melódica precisa.


FORMAS INSTRUMENTALES

La formas instrumentales del renacimiento son piezas polifónicas imitativas derivadas de la chanson y el motete, entre las más principales está la cansona, ricercare y la danza que adquiere una gran importancia en las clases más altas ya que va a estar presente en todas las celebraciones bailadas por los nobles y otras para el pueblo llano.




Ivson Studio | Iván Troya
Read More
Guido D'Arezzo (991-1050)

Guido D'Arezzo (991-1050)



BIOGRAFÍA GUIDO D'AREZZO (991 - 1050)

Guido D'Arezzo nació en Arezzo (Toscana) en el año 991, fue un monje benedictino italiano, también considerado el padre de la música porque perfeccionó la escritura musical con un método que simplificó la lectura y aprendizaje de los cantos gregorianos, música cristiana de aquella época.

El Papa Gregorio el grande en el siglo VII, ordenó la codificación de todo el repertorio de cantos para que toda la europa cristiana cantará el mismo himno siguiendo el mismo libro. En esa época los monjes tenían que estudiar todos los cantos de memoria y les llevaba media vida aprender, ya que se ayudaban con unas figuras que iban sobre la letra de la melodía, a estos garabatos se los denominaba bosquejos taquigráficos y servían para recordar la melodía que ya se sabía de memoria.

BOSQUEJOS TAQUIGRÁFICOS





En el norte de Italia se produjo una idea revolucionaria, que sería la precursora de la escritura musical moderna y esa idea fue una delgada línea roja, que servía de referencia para cantar las melodías.


LÍNEA ROJA



En el siglo XI Guido inventó un método para enseñar a aprender en poco tiempo los cantos gregorianos. Este método se hizo famoso en todo el norte de Italia en muy corto tiempo.

Guido D'Arezzo fue el que le dio el nombre a las seis primeras notas musicales, basándose en las sílabas iniciales de unos versos en latín dedicados a San Juan Bautista.


HIMNO A SAN JUAN BAUTISTA

Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli torum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes



Guido dio origen a la notación musical al asignar las notas dentro de un patrón de cuatro líneas llamado tetragrama, dejando atrás la delgada linea roja, este metodo sencillo se hizo muy popular ya que el mismo Papa ordenó que se enseñara con este sistema, en las escuelas eclesiásticas de música.


TETRAGRAMA


Este sistema de entonación se denominó solmización (solfeo). Después en el siglo XVII Giovanni Battista Doni reemplazo la nota UT por DO, ya que esta sílaba, por terminar en vocal, se adecuaba mejor al canto, mucho más tarde a finales del siglo XVI, la séptima nota fue incluida por Anselmo de Flandes y tomó el nombre de SI (de Sancte Iohannes), debido a que se toman las dos iniciales de Sancte Iohannes.

Guido D'Arezzo falleció en el monasterio de Fonte Avellana en el año 1050.


Ivson Studio | Iván Troya
Read More